The xx - xx

留声机records player

风格:indie pop/Dream Pop/Post-punk/no wave/Trip-Hop/Downtempo/Alternative R&B/Minimal Electronic/Ambient 情感:暗恋的试探/距离的焦虑/错失的遗憾/执念的循环/克制的温柔 TRACK LIST * 00:00Intro (序曲) * 02:07VCR * 05:05Crystalised * 08:27Islands * 11:07Heart Skipped a Beat * 15:10Fantasy * 17:48Shelter * 22:18Basic Space * 25:26Infinity * 30:40Night Time * 34:17Stars The xx 的处女专辑《xx》是一张“深夜里的私密对话”,也是 2009 年独立音乐界最大的惊喜之一。以下从背景、声音、曲目与影响四个维度为你拆解这张“神专”: ---- 1. 录制背景:伦敦南的卧室感 • 乐队四人在伦敦西南的 Elliott 学校相遇(校友还有 Burial、Four Tet),签约本地厂牌 Young Turks。 • 专辑在伦敦西部一间改装过的车库录制,制作人 Rodaidh McDonald 刻意保留“房间回声”,把夜深人静、耳机漏音的私密感收进母带。 ---- 2. 声音设计:极简+低频+“耳语对唱” • 结构极简:鼓机往往只有 Kick+Snare+Hi-hat 三击,吉他多用单音 Delay,贝斯走长音 Sub-bass 线路。 • 空间极宽:Jamie xx 把鼓组做成 60-80 BPM 的“半速 Hip-Hop”律动,留出大量空白,让男女声像“贴耳对话”。 • 情感色温:男女双主唱 Romy 与 Oliver 全程近乎耳语,歌词只谈暗恋、试探、错位与克制,被乐迷戏称“禁欲系 R&B”。 ---- 3. 曲目亮点:11 首歌都是“心跳慢镜头” 01 Intro(2:08) 无歌词却成乐队最“爆款”——两轨吉他用三度音程互相 Delay,鼓机 66 BPM,MV 级氛围被各国综艺、广告、电视台反复征用 。 02 Crystalised 吉他与贝斯像“心跳对拍”,副歌突然降半调,把恋爱里的“较劲”写进和声进行。 04 Islands 循环句 “I am yours now” 重复 20+ 遍,象征“执念漩涡”;鼓组在尾奏才加 Hi-hat,极简到近乎催眠。 05 Heart Skipped a Beat 男女声左右声道轮流“打电话”,鼓机刻意漏掉第一拍,模拟心跳漏拍。 09 Infinity 3′13″ 处吉他 Feedback 突然拉宽,像是“情绪裂口”,常被当作现场大合唱收官。 11 Stars 全专辑最“暖”一曲,Romy 用假声把“天花板”打开,给冷色专辑留一点余温。 ---- 4. 发行与余波:奖项、销量、文化渗透 • 2009 年 8 月 17 日发行,首周英国专辑榜 No.3;年底获 Mercury Prize(英国水星音乐奖)。 • Metacritic 综评 87/100;NME 将其列为“2009 年度专辑”第二位,2013 年入选“NME 史上 500 大专辑”第 237 位 。 • 截至 2025 年,专辑全球销量破 150 万张,黑胶长期占据 Discogs 抢手榜;单曲 Intro 在 Spotify 累计播放超 10 亿次,成为“氛围音乐”代名词 。 ---- 一句话总结 《xx》把“少年暗恋时的小心翼翼”做成低频律动,用极简留白让情绪放大;它让全世界知道:克制,也可以比宣泄更动人。 The xx 是一支来自英国伦敦的独立音乐乐队,成立于2005年。乐队最初由四位成员组成,分别是主唱兼吉他手Romy Madley Croft、主唱兼贝斯手Oliver Sim、鼓及制作人Jamie Smith(艺名Jamie xx)以及键盘手Baria Qureshi。四位成员在Elliott学院相遇,该校以培养包括Hot Chip、Burial和Four Tet在内的音乐人著称。 乐队的音乐风格融合了独立流行、电子、后朋克、艺术摇滚和Trip Hop等元素,以极简主义、低调神秘和情感深沉著称。他们的首张专辑《xx》于2009年发布,获得了巨大成功,不仅赢得了2010年的英国水星音乐奖,还被《Rolling Stone》等权威音乐杂志高度评价。 专辑中的歌曲如《Intro》、《Crystalised》和《Heart Skipped a Beat》等,展现了乐队独特的音乐美学:简约的吉他旋律、深沉的贝斯线条以及男女双主唱的和谐共鸣,营造出一种都市氛围感,探讨爱情、失落和欲望等主题。 尽管乐队成员年纪轻轻,但他们的音乐却流露出超越年龄的成熟与智慧,深受年轻听众和评论界的喜爱。随着发展,The xx逐渐从四人编制缩减为三人,Baria Qureshi于2009年离队。 他们的代表作品和专辑包括: • 首张专辑《xx》(2009年) • 第二张专辑《Coexist》(2012年) • 第三张专辑《I See You》(2017年) 其中,《Intro》作为专辑《xx》的开场曲,因其极简而充满张力的旋律,被广泛运用于广告、影视和综艺节目中,成为乐队最具代表性的作品之一。 The xx的音乐不仅是听觉的享受,更是一种情感的共鸣,适合在静谧的夜晚或独处时聆听,感受那份深沉与克制的美感。

38分钟
99+
4个月前

Sting - Ten Summoner's Tales

留声机records player

风格:流行摇滚/爵士/乡村与西部/民谣/巴洛克/室内乐/雷鬼/放克与灵魂乐/节奏蓝调/成人抒情/世界音乐/轻电子 情感:失而复得的“希望”/荒诞与黑色幽默/田园式的“温柔眷恋”/都市男人的自嘲与焦虑/宿命与宗教恐惧/存在主义的“无力感”/小人物的天真浪漫/叙事者的“俯瞰”与悲悯 TRACK LIST * 00:00If I Ever Lose My Faith In You * 04:30Love Is Stronger Than Justice (The Munificent Seven) * 09:41Fields Of Gold * 13:23Heavy Cloud No Rain * 17:11She's Too Good For Me * 19:41Seven Days * 24:20Saint Augustine In Hell * 29:38It's Probably Me * 34:47Everybody Laughed But You * 38:41Shape Of My Heart (电影《这个杀手不太冷》片尾曲) * 43:21Something The Boy Said * 48:50Epilogue (Nothing 'Bout Me) 《Ten Summoner's Tales》是 Sting 音乐生涯中最具标志性的专辑之一,它不仅巩固了他在单飞后的艺术地位,也展示了他音乐风格的成熟与多样性。以下是对这张专辑更深入的介绍: ---- 🎵 专辑背景与名称含义 • 发行时间:1993年3月8日 • 名称由来:《Ten Summoner's Tales》这个名字是对 Geoffrey Chaucer 的《坎特伯雷故事集》(The Canterbury Tales)的一种戏仿,其中“Summoner”是中世纪教会中的一种职位。而“Sting”这个艺名本身也与“Summoner”有某种文字游戏式的联系,体现了Sting对文学和语言的热爱。 ---- 🎼 音乐风格 这张专辑融合了流行、摇滚、爵士、古典和民谣等多种元素,展现出Sting对旋律、和声和节奏的精湛掌控。与上一张专辑《The Soul Cages》(主题较为沉重)相比,《Ten Summoner's Tales》更加轻松、幽默,甚至带有讽刺意味。 ---- 🎧 专辑曲目与亮点 1. Prologue (If I Ever Lose My Faith in You) • 开场曲,也是专辑的主打单曲之一。 • 歌词探讨了对宗教、政治和媒体的失望,但最终回归到人与人之间的信任。 • 获得格莱美奖,是Sting最著名的作品之一。 2. Love Is Stronger Than Justice (The Munificent Seven) • 一首带有西部片色彩的幽默歌曲,讲述七个兄弟与一个女人的故事。 • 音乐上融合了乡村和爵士元素。 3. Fields of Gold • 专辑中最温柔、最具代表性的抒情曲之一。 • 以英国乡村为背景,旋律优美,歌词浪漫,是Sting最受欢迎的情歌之一。 4. Heavy Cloud No Rain • 一首节奏感强烈的歌曲,歌词带有讽刺意味,表达对生活不如意的无奈。 5. She's Too Good for Me • 一首幽默、自嘲的歌曲,讲述一个男人对“高攀”的无奈。 6. Seven Days • 一首节奏轻快、旋律抓耳的歌曲,讲述一个男人等待爱情的故事。 • 吉他演奏由著名吉他手 Dominic Miller 担任,他后来成为Sting的长期合作伙伴。 7. Saint Augustine in Hell • 歌词灵感来自宗教与哲学的思辨,音乐上带有戏剧性和张力。 8. It's Probably Me(与Eric Clapton合作) • 虽不是专辑正式曲目,但常与这张专辑联系在一起。 • 是电影《Lethal Weapon 3》的主题曲,由Sting与Eric Clapton共同创作并演唱。 ---- 🏆 成就与影响 • 格莱美奖:1994年,Sting凭借这张专辑获得了最佳长篇音乐录影带奖(Ten Summoner's Tales 的MV)。 • 商业成功:专辑在全球销量超过1000万张,在英国和美国都进入了排行榜前列。 • 评论反响:被认为是Sting单飞后最具“听众友好”的专辑之一,旋律优美、制作精良、歌词深刻但不晦涩。 ---- 🎬 音乐录影带与视觉呈现 专辑的MV由著名导演 Andy Morahan 和 Sting本人共同执导,风格精致、电影感强,尤其在《If I Ever Lose My Faith in You》和《Fields of Gold》中,画面与音乐完美融合,增强了歌曲的情感表达。 ---- 📚 总结一句话 《Ten Summoner's Tales》是Sting用音乐讲的一组现代寓言,它既是他艺术成熟的标志,也是90年代流行音乐中最具文学性与旋律美感的作品之一。 如果你喜欢旋律优美、歌词深刻、风格多样的流行音乐,这张专辑绝对值得一听再听。 Sting,本名Gordon Matthew Thomas Sumner,1951年10月2日出生于英国英格兰诺森伯兰郡,是英国著名的歌手、音乐家、词曲创作人及演员。他以其深情的嗓音、哲思性的歌词和跨越多种音乐风格(摇滚、爵士、古典、世界音乐等)的作品闻名于世。 音乐生涯 1. The Police 时期(1977–1984) Sting最初是作为新浪潮/摇滚乐队The Police的主唱和贝斯手而成名。乐队成立于1977年,风格融合了摇滚、雷鬼和朋克元素,迅速在全球走红。经典歌曲包括: • Roxanne • Every Breath You Take • Message in a Bottle The Police 是1980年代最具影响力的乐队之一,获得了多项格莱美奖,并于2003年入选摇滚名人堂。 2. 单飞生涯(1985–至今) 1985年,Sting 开始个人发展,音乐风格更加多元化,融合了爵士、古典、世界音乐、电子等元素。他的首张个人专辑《The Dream of the Blue Turtles》获得巨大成功,标志着他从摇滚明星转型为成熟的创作型艺术家。 他的代表作品包括: • Englishman in New York • Shape of My Heart • Fields of Gold • Desert Rose 他多次获得格莱美奖、全英音乐奖等荣誉,并以其社会关怀、环保倡导和人道主义精神广受尊敬。 ---- 其他领域 除了音乐,Sting也涉足影视和舞台剧,参演过电影如《沙丘》(1984)和《锁、股票和两杆烟枪》(1998)。他还积极参与环保、人权等公益活动,是多个慈善组织的支持者。 ---- 总结 Sting 不仅是一位音乐巨星,更是一位文化符号。他用音乐探讨爱情、孤独、社会与信仰,作品具有深刻的文学性和哲学意味。他的影响力跨越了几代人,是当代最具影响力的音乐人之一。

52分钟
99+
4个月前

Ólafur Arnalds - some kind of peace

留声机records player

风格:后古典/现代古典/环境音乐/电子乐/氛围电子/极简主义/世界音乐 情感:脆弱与不安/哀悼与失去/自我怀疑与身份撕裂/渴望庇护/温柔的抵抗 / 接受/和解不是胜利,而是停火 TRACK LIST * 00:00Loom (feat.Bonobo) * 03:46Woven Song * 06:57Spiral * 10:18Still / Sound * 14:31Back To The Sky (feat.JFDR) * 17:54Zero * 22:21New Grass * 26:23The Bottom Line (feat.Josin) * 30:26We Contain Multitudes * 33:44Undone 《some kind of peace》是冰岛作曲家 Ólafur Arnalds 于 2020 年 11 月 6 日发行的第七张个人专辑,由 Deutsche Grammophon 发行。这是他在疫情初期、于雷克雅未克港口工作室录制的“最私人的唱片”,主题围绕“活着意味着什么”“如何与脆弱共处”以及“在失控的世界里找到自己能控制的唯一东西——反应方式”。 1. 创作背景与整体概念 • 与早期先设“概念”再动笔不同,这次 Arnalds 把外部框架全部剥离,只保留“纯粹想表达的情绪”;他把真实生活片段(采样、环境声、朋友谈话)嵌进乐曲,让听众像透过毛玻璃一样窥见他的个人记忆。 • 贯穿全片的 mantra:“We can’t control anything that happens to us. All we can do is control how we react.” 专辑名由此而来——peace 不是“世界和平”,而是一种“与自身混乱短暂停火”的内在状态。 2. 音乐风格与音色手法 • “极简+近场”录音:钢琴刻意录得极轻,你能听到琴键吱呀、琴槌回弹,甚至琴凳的咯吱声;这种“瑕疵”被当成人性标记。 • 古典与电子的呼吸式交替:弦乐四重奏铺底,模块化合成器与颗粒采样(Stratus 钢琴系统)在背景形成“电子薄雾”,偶尔出现明显鼓机(如 Back to the Sky)打破静态。 • 客座声景:Amazonian 部族吟唱、印尼木屋雨声、雷克雅未克港口海鸥等环境采样被拉伸成纹理,让“家”与“旅途”两种空间感并存。 3. 曲目亮点(全专 10 首,40 分钟) 曲目 合作者 / 特色 情绪关键词 Loom feat. Bonobo;脉冲式合成器+钢琴涟漪 黎明微光 Woven Song Amazonian 女声圣咏;弦乐像“温暖的羊毛” 居家庇护 Spiral 120 年爱迪生滚筒录下的老钢琴;循环上升 时间漩涡 Still/Sound 水滴混响+长音弦;中段电子鼓点闪现 忧郁定格 Back to the Sky feat. JFDR;唯一“流行结构”的鼓机抒情曲 失恋缺口 Zero 全专最“电子”之一;合成器琶音模拟心跳 凌晨 4 点 New Grass 钢琴琶音与弦乐交错,像“春日草坪上的光斑” 回暖希望 The Bottom Line feat. JOSIN;女声吟唱+大提琴滑音 允许崩溃 We Contain Multitudes 标题取自 Walt Whitman;纯钢琴独白 自我和解 Undone 采样已故民谣歌手 Lhasa de Sela 访谈;弦乐渐暗 结束即开始 4. 反响与后续 • 发行当周即登顶 Billboard Classical Crossover 榜,获 2021 年冰岛音乐奖“最佳电子/氛围专辑”,并入围 2022 年格莱美最佳新世纪专辑短名单。 • 2022 年推出《some kind of peace — piano reworks》:邀请 Eydís Evensen、Alfa Mist、Lambert 等 10 位音乐人把原曲拆成独奏钢琴或室内乐版本,证明“同一首骨架可长出完全不同的心脏”。 5. 如何聆听 • 深夜独处:用耳机或近场音箱,把音量调到“比说话再低一点”,让机械噪音与环境融为一体。 • 配合视觉:官方 MV 采用冰岛地貌与舞者即兴,适合投影成背景;很多现代舞团也把它当作课堂即兴音乐。 • 情绪入口:若只想快速体验,可先听《Loom》+《Back to the Sky》+《New Grass》三连,再决定要不要进入整张“停火协议”。 一句话总结: 《some kind of peace》不是传统“治愈”专辑,它把“不安”本身装进了柔焦镜头;当你接受那份“停火但未尽硝烟”的残存刺痛,反而离真正的平静近了一步。 Ólafur Arnalds(冰岛语发音:[ˈouːlavʏr ˈartnalts]),1986 年 11 月 3 日出生于冰岛首都雷克雅未克郊外的小镇莫斯费德斯拜尔(Mosfellsbær),是冰岛著名的作曲家、钢琴家和音乐制作人。 1. 音乐起点与转型 Ólafur 的音乐生涯始于青少年时期,当时他担任多个硬核朋克和金属乐队的鼓手,如 Fighting Shit 和 Celestine。然而,他逐渐转向更为内省和细腻的器乐创作,开始将古典音乐元素与电子音效相结合,形成了独特的音乐风格。 2. 音乐风格与创作理念 他的音乐融合了古典、电子、氛围音乐等多种元素,以钢琴和弦乐为核心,常运用循环和节奏变化,创造出既优美又带有悲伤气质的作品。Ólafur 的音乐被描述为“空灵飘渺”,能够触动人心,引发听众的共鸣。 他曾表示:“古典乐对于那些一生从未学习过音乐的人而言,几乎无从入耳。我想用我的古典乐根基,去影响那些从未尝试此类音乐的人们,去接近人们的心。” 3. 代表作品与项目 • 专辑: • 《Eulogy for Evolution》(2007):他的首张专辑,以钢琴和弦乐为主,展现了古典与现代的融合。 • 《Found Songs》(2009):在七天内每天创作并发布一首作品,体现了他的创作效率和即兴能力。 • 《Living Room Songs》(2011):在家中录制,捕捉了生活空间的温馨氛围,音乐简约而真挚。 • 《For Now I Am Winter》(2013):标志着他音乐风格的进一步成熟,加入了更多电子元素。 • 《Some Kind of Peace》(2020):获得格莱美奖提名,展现了他对内心世界的探索。 • 合作项目: • Kiasmos:与冰岛电子乐队 Bloodgroup 的 Janus Rasmussen 组成,探索实验电子音乐。 • 与 Nils Frahm 合作:共同创作了《Trance Frendz》等作品,深化了他们对现代古典和电子融合的探索。 • 《The Chopin Project》:与德国-日本钢琴家 Alice Sara Ott 合作,重新演绎了肖邦的作品。 4. 影视配乐与荣誉 他为多部影视作品创作了配乐,包括: • 《Broadchurch》(2013):英国罪案剧,为他赢得了英国电影和电视艺术学院奖(BAFTA)最佳原创音乐奖。 • 《Defending Jacob》(2020):苹果电视+系列剧,他因此获得了艾美奖提名。 5. 影响力与评价 Ólafur Arnalds 被认为是新古典和电子音乐领域的重要人物,他的创新精神和对音乐的深情投入,使他在国际上获得了广泛的认可。他的作品不仅受到音乐评论家的赞誉,也深深打动了全球听众的心灵。 他相信音乐中的微小瑕疵和不完美能够赋予作品生命力,正如他所说:“正是这些微小的错误让音乐鲜活起来。”

38分钟
99+
4个月前

My Dying Bride - Songs Of Darkness, Words Of Light

留声机records player

风格:死亡厄运金属/哥特金属/古典音乐 情感:自我毁灭的快感/爱与愧疚的绞杀/美与死亡的共谋/愤怒与无力的循环/宿命论式的平静/对救赎的嘲讽 TRACK LIST * 00:00The Wreckage Of My Flesh * 08:45The Scarlet Garden * 16:35The Scarlet Garden * 23:07My Wine In Silence * 29:00The Prize Of Beauty * 37:03The Blue Lotus * 43:37And My Fury Stands Ready * 51:23A Doomed Lover 《Songs of Darkness, Words of Light》是英国厄运金属乐队 My Dying Bride 于 2004年2月23日 发行的第八张录音室专辑,由 Peaceville Records 发行。这张专辑标志着乐队在音乐风格上的进一步成熟,也引入了新键盘手 Sarah Stanton,为乐队带来了新的音色层次。 ---- 🎵 专辑概览 • 专辑名称:Songs of Darkness, Words of Light • 发行日期:2004年2月23日 • 录制地点:Academy Studio, Dewsbury, West Yorkshire • 母带处理:Abbey Road Studios • 音乐风格:Death Doom Metal(死亡厄运金属) • 时长:约59分钟 🎤 音乐与歌词特色 这张专辑延续了 My Dying Bride 标志性的 阴郁、沉重、诗意 的风格。吉他旋律凄美而厚重,键盘营造出幽暗的氛围,主唱 Aaron Stainthorpe 的嗓音在低沉吟唱与死亡咆哮之间切换,情绪张力极强。 歌词方面,专辑充满了 黑暗浪漫主义色彩,探讨了失落、绝望、爱与死亡等主题。与早期作品相比,这张专辑的歌词更具文学性,部分作品偏向虚构叙事,增强了专辑的整体氛围感。 ---- 🎧 评价与影响 • 被认为是乐队最成熟、最具代表性的作品之一。 • 在 Spirit of Metal 网站上获得 17/20 的高分。 • 专辑整体氛围统一,被一些评论者称为“最适合作为葬礼音乐的金属专辑”。 • 尽管有评论指出其在创新上略显保守,但仍被高度评价为“ doom metal 的典范之作”。 ---- 🧑‍🎤 乐队成员(参与本专辑) • 主唱:Aaron Stainthorpe • 吉他:Andrew Craighan、Hamish Glencross • 贝斯:Adrian Jackson • 鼓手:Shaun Taylor-Steels • 键盘:Sarah Stanton(首次参与) • 艺术设计与插画:Andy Green ---- 📌 总结 《Songs of Darkness, Words of Light》是 My Dying Bride 在2000年代初期的重要代表作之一,展现了他们在 旋律性、情绪表达与氛围营造 上的高超技艺。对于喜欢 深沉、阴郁、富有文学感 的金属乐迷来说,这张专辑是不可错过的经典之作。 My Dying Bride(我垂死的新娘)是一支于1990年6月在英国成立的厄运金属(Doom Metal)乐队,与Paradise Lost、Anathema并称为“厄运三巨头(The Peaceville Three)”。以下是关于该乐队的详细介绍: 1. 成立背景与早期发展 乐队由Calvin、Aaron、Andy和Rick四人组建。在短短六个月的排练后,他们录制了传奇小样《Towards the Sinister》,并随后发行了7英寸单曲《God Is Alone》,该单曲由法国小型唱片公司Listenable发行,并取得了良好反响,吸引了大厂牌Peaceville的注意,使乐队在成立一年后便得以签约。 2. 音乐风格与特色 My Dying Bride的音乐以厄运金属为框架,融合了古典音乐、浪漫主义诗歌与哥特美学。他们的作品节奏缓慢而沉重,常交织着小提琴的凄美旋律,营造出如古典挽歌般的庄严氛围。主唱Aaron Stainthorpe的嗓音兼具低沉的叙事性与戏剧化的爆发力,宛如一位吟游诗人,在金属乐的框架下讲述着关于爱情、命运与信仰的永恒命题。 3. 代表专辑与作品 • 《As the Flower Withers》(1992):乐队的首张全长专辑,奠定了其在厄运金属领域的先驱地位。 • 《Turn Loose the Swans》(1993):在发行后进行了大规模的欧洲巡演,进一步扩大了乐队的影响力。 • 《The Angel and the Dark River》(1995):被认为是乐队的经典之作,展现了其独特的音乐风格和深刻的情感表达。 • 《A Mortal Binding》(2024):乐队的第15张全长专辑,延续了其标志性的死亡厄运风格,展现了乐队在漫长职业生涯中依然保持的创新能力和艺术水准。 4. 成员与变迁 乐队的核心成员包括主唱Aaron Stainthorpe和吉他手Andrew Craighan,他们自乐队成立以来一直是其创作和表演的中坚力量。此外,乐队的小提琴手Martin Powell在1992年至1998年间为乐队音乐增添了独特的凄美色彩,成为早期My Dying Bride的标志性特色之一。 5. 影响与地位 My Dying Bride以其深邃的旋律、恢弘的叙事与文学化的美学,成为整个金属乐史上无法被忽视的传奇。他们的音乐不仅在欧洲和全球范围内拥有大量忠实粉丝,还对后来的哥特金属和厄运金属乐队产生了深远影响。 6. 近期动态 2025年9月,My Dying Bride首次踏上亚洲土地,为中国乐迷带来不可复刻的现场盛宴。9月12日的上海站是他们此次亚洲之行的第一站,演出邀请了芬兰厄运金属名团Swallow the Sun主唱Mikko Kotamäki担任现场主唱,为乐迷呈现一场融合斯堪的纳维亚冷冽之风与英伦优雅黑暗艺术的现场盛典。

59分钟
99+
4个月前

山下達郎 - イッツ・ア・ポッピン・タイム

留声机records player

风格:放克/灵魂乐/Doo-wop/声乐和声/爵士摇滚/西海岸AOR/预City Pop/新浪潮合成器 情感:雀跃与好奇/汗流浃背的解放/少年惆怅与轻微感伤 TRACK LIST * 00:00スペイス・クラッシュ (Space Crush) * 05:20雨の女王 (Rain Queen) * 10:01ピンク・シャドウ (Pink Shadow) * 14:22時よ * 22:49シルエット (Silhouette) * 26:53ウインディ・レイディ (Windy Lady) * 33:41素敵な午後は * 38:58ペイパー・ドール (Paper Doll) * 44:19キャンディー (Candy) * 47:45エスケイプ (Escape) * 1:01:04Hey There Lonely Girl * 1:06:29ソリッド・スライダー (Solid Slider) * 1:14:49サーカス・タウン (Circus Town) * 1:22:36Marie 《イッツ・ア・ポッピン・タイム》(It's a Poppin' Time)是山下達郎第一张、也是日本流行史上最早采用 16 轨同步录制的现场专辑,1978 年 5 月 25 日由 RCA 发行,双黑胶/双 CD 收录 1978 年 3 月 8-9 日东京六本木 Pit Inn 两场爆满演出的精华,外加两首录音室补录曲。它既是 City Pop 成型前的“能量快照”,也奠定了山下“一人乐队”式制作的雏形。 1. 录制背景 • 1976 年单飞后,山下带着刚成立的 7 人巡演乐队在小型爵士俱乐部连续驻唱,把 Pit Inn 当成“实验室”,每晚试玩新曲、拉长即兴。 • 当时日本现场专辑极少,RCA 决定用刚引进的 MCI 16 track 移动录音车捕捉“小型场馆的汗水味”,创下 J-Pop 现场多轨录音首例。 2. 曲目与亮点 • 全长 75 分钟,15 曲,分“爆风热”与“月光缓”两盘: – 开场《Space Crush》就是 7 分钟合成器+吉他的 Funk Jam,直接展示 16 轨可层层叠加的“一人合唱”技术; – 《Rain Queen》《Windy Lady》等未发表新曲把 Steely Dan 式的爵士摇滚和 Doo-wop 和声熔于一炉; – 《Hey There Lonely Girl》用日文+英文双语 Overdub,成为当晚最大合唱点; – 安可曲《Circus Town》加速至原版 1.5 倍,尾声全员打击乐乱入,观众掌声被混成“额外节奏轨”,开创“观众也是乐器”的后期手法。 3. 声音风格 • 现场却近乎录音室质感:鼓与贝斯被收进隔离间,吉他音箱吊到天花板,再用 API 控制台重混,保持 Club 的“蒸汽”同时获得 AOR 的滑顺。 • City Pop 尚未命名,但已能听见日后招牌元素——16 拍律动、电风琴铺底、海岸般明亮的和声,被称作“夜东京 Pre-City Pop 能量原型”。 4. 发行与影响 • 首周卖破 5 万张,创 1978 年日本现场专辑纪录;乐评人称其为“小型场馆的《Frampton Comes Alive!》”。 • 1986 年首版 CD 化时使用 96 kHz 重新混音,低音更紧实,成为 City Pop 复兴时期(2010s)DJ 最爱采样源之一;Discogs 均分 5/5,被海外藏家评为“听不出年代的 50 年前录音”。 一句话总结: 《イッツ・ア・ポッピン・タイム》把 1978 年东京夜的一间爵士俱乐部装进 16 轨磁带,用 Funk、Doo-wop 与尚未命名的 City Pop 节拍,记录了山下達郎“现场即实验室”的青春爆发——它既是日本流行乐最早的高保真现场专辑,也是聆听 City Pop 诞生前夜的最好时光机。 《イッツ・ア・ポッピン・タイム》(It's a Poppin' Time)是山下達郎第一张、也是日本流行史上最早采用 16 轨同步录制的现场专辑,1978 年 5 月 25 日由 RCA 发行,双黑胶/双 CD 收录 1978 年 3 月 8-9 日东京六本木 Pit Inn 两场爆满演出的精华,外加两首录音室补录曲。它既是 City Pop 成型前的“能量快照”,也奠定了山下“一人乐队”式制作的雏形。 1. 录制背景 • 1976 年单飞后,山下带着刚成立的 7 人巡演乐队在小型爵士俱乐部连续驻唱,把 Pit Inn 当成“实验室”,每晚试玩新曲、拉长即兴。 • 当时日本现场专辑极少,RCA 决定用刚引进的 MCI 16 track 移动录音车捕捉“小型场馆的汗水味”,创下 J-Pop 现场多轨录音首例。 2. 曲目与亮点 • 全长 75 分钟,15 曲,分“爆风热”与“月光缓”两盘: – 开场《Space Crush》就是 7 分钟合成器+吉他的 Funk Jam,直接展示 16 轨可层层叠加的“一人合唱”技术; – 《Rain Queen》《Windy Lady》等未发表新曲把 Steely Dan 式的爵士摇滚和 Doo-wop 和声熔于一炉; – 《Hey There Lonely Girl》用日文+英文双语 Overdub,成为当晚最大合唱点; – 安可曲《Circus Town》加速至原版 1.5 倍,尾声全员打击乐乱入,观众掌声被混成“额外节奏轨”,开创“观众也是乐器”的后期手法。 3. 声音风格 • 现场却近乎录音室质感:鼓与贝斯被收进隔离间,吉他音箱吊到天花板,再用 API 控制台重混,保持 Club 的“蒸汽”同时获得 AOR 的滑顺。 • City Pop 尚未命名,但已能听见日后招牌元素——16 拍律动、电风琴铺底、海岸般明亮的和声,被称作“夜东京 Pre-City Pop 能量原型”。 4. 发行与影响 • 首周卖破 5 万张,创 1978 年日本现场专辑纪录;乐评人称其为“小型场馆的《Frampton Comes Alive!》”。 • 1986 年首版 CD 化时使用 96 kHz 重新混音,低音更紧实,成为 City Pop 复兴时期(2010s)DJ 最爱采样源之一;Discogs 均分 5/5,被海外藏家评为“听不出年代的 50 年前录音”。 一句话总结: 《イッツ・ア・ポッピン・タイム》把 1978 年东京夜的一间爵士俱乐部装进 16 轨磁带,用 Funk、Doo-wop 与尚未命名的 City Pop 节拍,记录了山下達郎“现场即实验室”的青春爆发——它既是日本流行乐最早的高保真现场专辑,也是聆听 City Pop 诞生前夜的最好时光机。

85分钟
99+
4个月前

Godspeed You! Black Emperor - F#A#∞

留声机records player

风格:后摇滚/室内乐/现代极简/电影配乐/噪音摇滚/Drone/暗氛围/田野录音/美式民谣/福音音乐 情感:麻木与失重/焦躁与悲鸣/漫长的哀悼与微光 TRACK LIST * 00:00Nervous, Sad, Poor... * 20:55Bleak, Uncertain, Beautiful... 《F♯A♯∞》(1997)是加拿大乐队 Godspeed You! Black Emperor 的首张正式专辑,也是后摇滚史上最具影响力的作品之一。它用“无歌词”的方式讲了一个末世故事:破败的城市、燃烧的列车、荒凉的雪原,以及一丝几乎听不见的希望。 1. 结构与时长 • 原版黑胶只有 3 轨,A/B 两面各 1 首,C 面为 23 min 长曲《Providence》,D 面刻有无尽循环的锁槽,象征“∞”。 • 1998 CD 再版扩充为 3 首 63 min,新增 intro/outro 与 2 段 hidden track,使叙事更完整。 2. 声音设计 • 开场《The Dead Flag Blues》先用低沉男声独白:“汽车着火,司机失踪……”随后口琴、小提琴与铁路声采样交错,像一部黑白的末日纪录片。 • 《East Hastings》前半段街头传教士的喊叫与班卓琴泛音叠加,中段爆鸣式吉他渐强被 Danny Boyle 直接剪进《28 天后》的废弃大桥段落。 • 《Providence》以 4 段“慢速呼吸”式渐强-释放完成 23 min 的史诗,尾段隐藏轨突然切入孤独的小号与火车压轨声,把“∞”做成可触的物理循环。 3. 主题与包装 • 整张唱片围绕“资本主义废墟”展开:歌词页是一张手绘的“未来北美地图”,封套附赠被货运列车压扁的加拿大 1 分硬币和一张手写“给废墟机器的失效蓝图”,暗示经济系统崩溃后的幸存者指南。 • 乐队拒绝任何成员照片与访谈,把“让音乐自己说话”做到极致。 4. 评价与影响 • Pitchfork 9.5/10、NME“90 年代百佳专辑”、《The Wire》“末世循环带”等极高赞誉,奠定了“交响化后摇滚”模板。 • 其“田野录音+弦乐+爆炸式墙音”结构直接启发 Mogwai、Sigur Rós、Swans 等后续乐队,被视为“后摇滚圣经”。 一句话总结:F♯A♯∞ 是一张把“世界毁灭”做成可触摸声音雕塑的唱片——它黑暗、冗长、充满噪音,却在废墟缝隙里留了一枚被列车压扁的硬币,当作人类最后的火种。 Godspeed You! Black Emperor(简称 GY!BE,中文常称“黑帝”)是一支 1994 年在加拿大蒙特利尔成立的实验/后摇滚乐队,以“无歌词、长篇器乐+环境采样”的史诗式作品闻名,被《NME》称为“20 世纪最后一支伟大乐团”。 1. 起源与阵容 • 初创:1993-1994 年间,Efrim Menuck、Mauro Pezzente 与 Mike Moya 三人开始排练,1994 年 12 月自资录制了仅 33 盘的卡带《All Lights Fucked on the Hairy Amp Drooling》,奠定“田野录音+极简重复”雏形。 • 扩编:1995-1996 年大规模招募本地乐手,人数一度达 15 人;现常态 8-9 人,三吉他、双鼓、双提琴、双贝司配置,分工即兴与作曲并重。 2. 音乐特征 • 长度:单曲 15-25 分钟很常见,乐章式结构,常分 3-5 段。 • 素材:大量街头演说、火车声、便利店对话等 Field Recording,配合小提琴、吉他与鼓的渐强爆鸣,营造“末世电影感”。 • 情绪:黑暗、绝望、孤独与微弱希望交织;Efrim 曾说“如果我们的音乐让人恐惧,那只是对世界的条件反射”。 • 美学:拒绝主唱、拒绝明星化,唱片内页无成员照片,手工包装+丝网印刷+火车压扁的硬币等“反工业”行为,强调 DIY 与反媒体操控。 3. 代表专辑 • 《F♯A♯∞》(1997,手工 500 张黑胶;1998 CD 版):开篇就是荒凉口琴与末日独白,被誉为“后摇滚圣经”。 • 《Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven!》(2000):双 CD 四首长篇,经典段落《Storm》被多家媒体评为“史上最具革命性曲目之一”。 • 《Yanqui U.X.O.》(2002):与 Steve Albini 合作,更粗粝、更政治化。 • 2012 年重组后持续发行:《Allelujah! Don’t Bend! Ascend!》《Luciferian Towers》《G_d’s Pee at State’s End!》等,依旧保持高口碑。 4. 影响与评价 • 他们把“后摇滚”推向交响化、政治化的新高度,启发了 Mogwai、Sigur Rós、Explosions in the Sky 等众多乐队。 • Pitchfork、滚石、卫报等一致称其为“实验摇滚不可忽视的力量”,现场被描述为“令人精疲力竭的绝美体验”,演出时“整个世界凝神止息”。 一句话总结:Godspeed You! Black Emperor 用无词的黑暗交响、手工 DIY 精神与末日叙事,为后摇滚树立了难以逾越的里程碑。

39分钟
99+
4个月前

black midi - Hellfire

留声机records player

风格:前卫摇滚/数学摇滚/后朋克/当代爵士/自由爵士/卡巴莱&歌舞杂耍/拉丁音乐/乡村&抒情民谣/速弹金属/速弹技巧爵士/音乐剧&广播剧叙事/电子拼接/采样 情感:荒诞 & 黑色幽默/道德讽喻 / 愤怒/焦虑 & 狂躁/病态浪漫 / 绝望/戏谑式的“自我厌恶”/狂欢式释放 TRACK LIST * 00:00Hellfire * 01:24Sugar/Tzu * 05:15Eat Men Eat * 08:23Welcome to Hell * 12:33Still * 18:19Half Time * 18:45The Race Is About To Begin * 26:00Dangerous Liaisons * 30:15The Defence * 33:1427 Questions 《Hellfire》是英国实验摇滚乐队 black midi 的第三张录音室专辑,于2022年7月15日通过 Rough Trade 发行。与前作《Cavalcade》相比,这张专辑在叙事、编排和风格拼贴上更极端,也更戏剧化,被多家媒体称为“荒诞地狱秀”。 ---- 核心概念与主题 1. 第一人称罪恶叙事 • 主唱 Geordie Greep 化身“巡回演出的司仪”,以近乎 Vaudeville(杂耍歌舞)式的夸张腔调,讲述一连串“烂人”故事:腐败士兵、嗜血拳手、投机商人、战争罪犯等。 • 歌词灵感来自托马斯·伯恩哈德、贝克特、辛格等黑色幽默作家,把“地狱”处理成既恐怖又滑稽的荒诞剧场。 2. “地狱”作为隐喻 • 并非宗教意义上的地狱,而是“贪婪、暴力、资本、战争”的现代火坑;每首歌都是一出道德寓言,结局往往以讽刺或自毁收场。 ---- 音乐风格与制作 • 39 分钟、10 首歌,刻意保持“黑胶单张”长度,避免双碟膨胀。 • 曲式: • 杂耍开场曲 + 拳击叙事(Sugar/Tzu)→ 军旅地狱(Eat Men Eat)→ 乡村抒情(Still)→ 黑暗卡巴莱(The Defence、27 Questions)。 • 乐器: • 核心三人之外,请来铜管、弦乐、手风琴、拉丁打击乐等十余位客座,形成“大乐队+前卫摇滚+拉丁/乡村/爵士”的拼贴。 • 动态: • 前一秒还是 70 人管弦齐奏的“大乐队爆破”,下一秒只剩木吉他和低语;鼓手 Morgan Simpson 的“超速爵士”鼓法贯穿始终。 ---- 重点曲目速览 1. Hellfire(序曲) 1 分 24 秒的“杂耍前奏”,铜管进行曲 + Greep 的半说半唱,立刻把听众拉进荒诞马戏团。 2. Sugar/Tzu 拳击擂台故事:一个邪恶小女孩枪杀了拳手。铜管与鼓组像“组合拳”一样来回重击,被多家媒体选为年度单曲。 3. Eat Men Eat 军营里的“毒酒”黑幕,中段加入拉丁手鼓与弗拉门戈吉他,最后以失真吉他“呕吐式”爆发,形成黑色幽默闭环。 4. Still 全碟最“安静”时刻——乡村抒情 + 弦乐四重奏,歌词却仍是“求救式”爱情绝望,体现“温柔即崩溃前夜”。 5. Welcome to Hell 大乐队铜管与“广播式”旁白,讽刺“战争即旅游”的荒诞;副歌突然加速到 200BPM,被乐迷戏称“地狱迎宾曲”。 6. 27 Questions 收尾卡巴莱:钢琴、手风琴、萨克斯轮番登场,歌词是“法庭+脱口秀”式 27 个自问自答,最终一句“Any more questions?” 戛然而止,像幕布落下。 ---- 媒体与乐迷反馈 • Crack Magazine:称他们把“怪癖边缘磨得更锋利”,从 strength 到 strength 的“淘气而奢华的成功”。 • Slant:虽看似失控,实则编排精密;刻意做成“必须整张聆听”的专辑体验,而非播放列表碎片。 • ProgArchives:技术复杂度仍高,但旋律性、可听性比旧作更友好;被赞为“十年最佳前卫专辑之一”。 • The Quietus:指出现场试演是创作关键——多数歌曲已在《Cavalcade》巡演中“演成血肉”,再进棚精炼,因此听感“火山与过山车并存”。 ---- 一句话总结 《Hellfire》是 black midi 把“前卫摇滚、杂耍歌舞、拉丁爵士、乡村抒情”全部塞进一口“荒诞地狱”大锅的 39 分钟连台戏:既是一次技术炫技,也是一出对现代罪恶的黑色讽刺剧。 Black Midi(常写作 black midi)是一支2017年成立于英国伦敦的实验摇滚乐队,以高难度演奏、剧烈风格跳跃和“什么都敢往歌里塞”的拼贴美学著称。核心成员三人均毕业于表演艺术名校 BRIT School: • Geordie Greep – 主唱/吉他,歌词爱写荒诞叙事与黑色幽默 • Cameron Picton – 贝斯/合成器/和声,负责大量编曲与制作环节 • Morgan Simpson – 鼓手,14 岁即获“英国青年鼓手大赛”冠军,以爵士味的复杂节奏闻名 乐队名字取自日本同人圈的“Black MIDI”现象——把超密集音符堆到谱面全黑的一种炫技文化,这恰好暗示了他们“音符过载”般的听感。 代表作品与风格轨迹 1. 《Schlagenheim》(2019,Mercury Prize 提名) 长段即兴+后朋/数学摇滚基底,单曲 bmbmbm 七分钟几乎只靠一个 riff 不断变形。 2. 《Cavalcade》(2021) 转向更戏剧化的编排,加入铜管、弦乐与合唱,被比作“King Crimson 遇上百老汇”。 3. 《Hellfire》(2022) 概念感最强,故事脚本围绕战争、罪恶与“地狱巡演”展开,音乐上融合先锋爵士、探戈、电影配乐甚至歌舞杂耍(Vaudeville)。 现场与文化影响 • 出道前就在伦敦 Brixton 的 The Windmill 酒吧驻演,成为“后朋复兴”场景的重要发动机。 • 演出以“高密度、零静默”著称:曲目之间用即兴噪音或台词无缝衔接,观众常形容“像被扔进离心机”。 • 他们和 Black Country, New Road、Squid 等乐队一起,被视为 Gen-Z 的“新前卫”浪潮代表,把 prog、jazz 与朋克态度重新拉回独立舞台中心。 现状 2024 年 8 月,主唱 Geordie Greep 在 Instagram 直播中表示乐队“无限期休团”,成员将专注于个人计划,但声明“大门并未关上”。因此,目前 Black Midi 处于 hiatus(暂停)状态。

38分钟
99+
4个月前

Sigur Rós - Takk...

留声机records player

纪念Takk...20周年 风格:后摇滚/梦幻流行/室内乐/新古典/自赏 情感:童稚的感激/失而复得的希望/静谧的庇护/壮阔的敬畏 TRACK LIST * 00:00Takk... (感谢) * 01:56Glósóli (唯一的光芒) * 08:23Hoppípolla (跃入水坑) * 12:53Með Blóðnasir (鼻破血流) * 15:17Sé Lest (远眺火车) * 24:02Sæglópur (迷失大海) * 32:26Mílanó (米兰) * 43:04Gong (咣) * 48:38Andvari (微风) * 55:14Svo Hljótt (如此安静) * 1:02:45Heysátan (干草堆) 《Takk…》(冰岛语“谢谢”)是 Sigur Rós 2005 年 9 月发行的第四张录音室专辑,也是他们首度登陆主流大厂 Geffen/EMI 的“破冰”之作。以下从四个维度快速拆解这张“北国致谢信”。 1. 声音走向 延续《Ágætis byrjun》的空灵弦乐与 Jónsi 的假声,但明显更“摇滚”:鼓组更靠前、吉他失真度加大、歌曲长度压缩到 2–10 分钟不等,出现大量 4 分钟左右的“准流行”结构,被乐队自嘲为“happy album”。 2. 语言与歌词 一半冰岛语、一半 Hopelandic(自创“无意义”音节)。官方从未给出完整英译,只在碟内小册子里用手写体冰岛词片段点缀,刻意让听众“用情绪而不是字典”接收。 3. 曲目高光 • Hoppípolla:4 分钟钢琴弦乐+铜管,副歌鼓组爆发,BBC《地球脉动》、FA 杯决赛、电影《贫民窟的百万富翁》预告片都曾用其做背景,成为乐队“入场曲”。 • Glósóli:低音鼓行进→弦乐加速→吉他音墙断崖式收尾,MV 里孩子们跳崖飞向太阳,被乐迷封为“北欧少年派”。 • Milano & Andvari:与弦乐四重奏 Amiina 共创,10 分钟钢琴弦乐慢板,几乎无鼓,是专辑最“室内乐”的篇章。 • Sæglópur:前半梦幻钢琴,后半 7/4 拍鼓组+失真吉他“海啸”式高潮,现场必点。 4. 成绩与遗产 首周登上 Billboard 200 第 27 位,美国一年销量 20 万+,把后摇滚第一次送进沃尔玛货架。2025 年 9 月乐队推出 20 周年重装版,加 5 首罕见 B-side 和 Dolby Atmos 空间音频,黑胶礼盒 3000 套瞬间售罄。 一句话总结: 《Takk…》像一封用冰岛语和 Hopelandic 写成的“致谢短笺”,把 Sigur Rós 原本 10 分钟的冰川叙事剪成 4 分钟的流行剪影,却保留了雪崩式的情感峰值——你可以听不懂每一个字,但一定能听懂“谢谢”背后的热泪。 Sigur Rós 是一支 1994 年成立于冰岛雷克雅未克的后摇滚乐队,目前由主唱/吉他手 Jónsi(Jón Þór Birgisson)、贝斯手 Georg Hólm 和鼓手 Orri Páll Dýrason 组成。他们以空灵、宏大的声景和 Jónsi 标志性的假声、自创语言(Hopelandic)以及“用琴弓拉电吉他”的独特演奏方式闻名。 音乐特点 • 氛围后摇滚:慢速铺陈、层层递进,从极静到爆发式的音墙。 • 古典与极简融合:大量使用弦乐、铜管、合唱团,强调空间感与情绪张力。 • 语言实验:除冰岛语外,还创造无实义的 Hopelandic,仅保留语音旋律,让听众“凭感觉”理解。 关键专辑 1. 《Ágætis byrjun》(1999) 国际突破之作,销量超 50 万张,获 2001 年 Shortlist Music Prize。代表作〈Svefn-g-englar〉被电影《香草天空》收录。 2. 《( )》(2002) 全专无标题、歌词全为 Hopelandic,8 首曲目均以“Untitled”命名,情绪从压抑到彻底爆发。 3. 《Takk...》(2005) 加入更多钢琴与管弦乐,旋律更温暖,曲目〈Glósóli〉、〈Hoppípolla〉成为影视广告常客。 4. 《Með suð í eyrum við spilum endalaust》(2008) 首次引入原声民谣元素,节奏更轻快,MV 里乐队在冰岛乡间裸奔。 5. 《Valtari》(2012) 与 《Kveikur》(2013) 前者极致梦幻,后者转向暗黑、工业质感,展现两极化创作力。 现场与影像 • 演出常以影院级视觉、环形 LED 屏和极光式灯光配合,被乐迷称为“沉浸式礼拜”。 • 2007 年纪录片《Heima》记录他们在冰岛各地(废弃渔厂、无人山谷)的免费巡演,展现人与自然的共生。 影响与评价 • 把冰岛地貌的寂寥与壮美成功转译为声音,被誉为“冰川般的音乐”。 • 启发了无数电影配乐与后摇滚、氛围电子创作者;Radiohead、Coldplay 均公开表示受其影响。 一句话总结: Sigur Rós 用听不懂的语言和看得见的风景,让后摇滚拥有了“极光”的颜色。

67分钟
99+
4个月前

藤井風 - HELP EVER HURT COVER

留声机records player

风格:Alternative/Neo R&B/Jazz-pop&Piano Jazz/City Pop/Funk/Soul/Gospel/昭和歌谣曲 DNA/轻量电子与 Trap 点缀 情感:自我解嘲/温柔共振/恋爱焦灼/青春散场/ 时代安魂/自我和解 TRACK LIST * 00:00何なんw (什么啊w) * 05:20もうええわ (算了吧) * 10:22優しさ (温柔) * 14:22キリがないから (因之无尽) * 18:00罪の香り (罪恶的气味) * 21:34調子のっちゃって (得意忘形) * 26:16特にない (没什么特别的) * 29:42死ぬのがいいわ (不如死去) * 32:47風よ (风啊) * 37:32さよならべいべ (再见宝贝) * 41:52帰ろう (归去吧) 藤井風(Fujii Kaze)的首张录音室专辑《HELP EVER HURT NEVER》于2020年5月20日由环球音乐发行,专辑名来自父亲对他的告诫——“永远帮助,绝不伤害”,也是整张作品的创作核心概念。 1. 曲目(全11首) 1. 何なんw 2. もうええわ 3. 優しさ 4. キリがないから 5. 罪の香り 6. 調子のっちゃって 7. 特にない 8. 死ぬのがいいわ 9. 風よ 10. さよならべいべ 11. 帰ろう 2. 音乐风格 • 以R&B、Soul、Jazz为骨,再融入J-Pop与嘻哈节拍,旋律流畅却带有复杂的和声与切分节奏。 • 歌词常夹杂冈山方言与英语,兼具亲近感与都市感,被评价为“既新鲜又怀旧,像宇多田光之后久违的纯正日式R&B”。 3. 成绩与反响 • 发行即夺下Billboard Japan专辑周榜冠军,实体销量约13.4万张,数字下载亦登顶;随后拿下第13届CD店大奖“青奖”、MTV VMAJ 2020“最佳R&B视频”与SPACE SHOWER音乐奖“最佳新人”等。 • 2024年6月,专辑被美国唱片协会认证为金唱片,成为 Genius 年度综合/流行双榜冠军作品,也是继《寿喜烧》之后再次在全球范围走红的日本歌曲。 4. 创作与录音 • 全部曲目由藤井風本人包办词曲与制作,钢琴自弹自唱是核心;录音采用24bit/48-192kHz高解析度,保留大量真实演奏细节。 • 主题围绕“温柔地活下去”——在疫情与混乱的世界里,用音乐提醒人们保持善意与自我疗愈。 5. 后续延伸 • 2021年5月20日推出《HELP EVER HURT COVER》,以同名单曲封面形式发行,收录《Close to You》《Shape of You》《Beat It》等11首欧美经典翻唱,展示其对不同年代作品的消化与重编能力。 总结来说,《HELP EVER HURT NEVER》是一张将日式旋律感与现代黑人音乐无缝融合、兼具技术深度与流行度的处女作,也为藤井風赢得“令和世代最不可思議的天才”称号。 藤井风(Fujii Kaze),1997年6月14日出生于日本冈山县,是日本当下最具国际影响力的创作型男歌手之一。他3岁学钢琴,自小在父亲经营的咖啡馆里拍摄翻弹视频走红YouTube,未出道就售罄个人演唱会门票。 2019年11月,凭数字单曲《何なんw》正式出道;2020年首张专辑《HELP EVER HURT NEVER》拿下Billboard Japan专辑周榜冠军,并获“日本CD店大奖”青奖。2022年发行第二张专辑《LOVE ALL SERVE ALL》,翌年再夺CD店大奖“赤奖”。 音乐风格:把J-Pop、歌谣曲与R&B、Soul、爵士、Hip-Hop、Trap等西样元素自由混搭,旋律灵动、节奏精巧,歌词常夹杂英文与冈山方言,兼具复古感与现代感。 代表曲目:《何なんw》《きらり》《旅路》《死ぬのがいいわ》《Workin' Hard》《真っ白》等,多次被电视剧、广告、电影选为主题曲。 奖项与纪录:2020年获Mnet亚洲音乐大奖“最佳亚洲新人”、MTV日本“最佳R&B视频”;2021、2022两度登上NHK红白歌会;是首位入选YouTube全球“Artist on the Rise”的日本歌手。 舞台特色:常穿拖鞋、自在随性,钢琴自弹自唱与即兴变奏极具感染力,被誉为“宇多田光之后又一逸才”。

41分钟
99+
4个月前

Racing Mount Pleasant同名专辑

留声机records player

风格:独立摇滚/另类民谣/后摇滚/艺术摇滚/室内流行/中西部情绪核/车库摇滚/梦幻流行/自赏/爵士 情感:失落与怀念/自我怀疑与疏离/情感过载与崩溃边缘/温柔与歉意/无力感与停滞感/希望与和解 TRACK LIST * 00:00Your New Place * 07:32Tenspeed (Shallows) * 11:24Heavy Red * 12:54Emily * 18:50Seminary * 23:46You * 27:54You Pt. 2 * 32:02Racing Mount Pleasant * 32:17Call It Easy * 44:18Outlast * 49:2034th Floor * 50:51Seyburn * 53:04Your Old Place Racing Mount Pleasant 的同名专辑《Racing Mount Pleasant》于2025年8月15日发行,是他们的第二张正式专辑,也是乐队从 Kingfisher 更名后发布的首张全长作品。该专辑历时三年、在六个不同录音空间完成,共收录13首曲目,包括此前已发布的单曲《Call It Easy》《Your New Place》等。 音乐风格与编曲特色 专辑延续了乐队标志性的“大编制独立摇滚”风格,融合了后摇滚(Post-Rock)、中西部情绪核(Midwest Emo)、室内流行(Chamber Pop)与独立民谣(Indie Folk)等元素。编曲上大量使用铜管、木管、弦乐与多轨吉他,营造出一种情绪内敛却音响宏大的对比感,被形容为“兼具后摇滚的磅礴视野与中西部情绪核的私密触感”。 例如开篇曲《Your New Place》以无鼓点的戏剧化引子开场,逐渐加入军鼓滚奏、失真吉他与管弦乐,层层递进,情绪张力十足,被认为是“即刻昭告着‘下一代伟大管弦乐团’的降临”。 歌词与叙事 歌词方面,专辑围绕一段小说式的分手叙事展开,反复出现名为“Emily”的角色,以及“34th floor of your new place”等意象,但整体呈现出一种情绪真实却人物模糊的状态,缺乏对角色的具体刻画,导致部分评论认为其“意象俗套”“叙事空洞”。 评论反响 尽管专辑在制作与编曲上获得普遍好评,被认为“精致”“成熟”“有电影感”,但也有评论指出其在原创性与情感深度上仍有欠缺。例如 Pitchfork 的评论认为,虽然乐队展现了出色的“音乐品味”与“策展能力”,但缺乏一种“不得不做这张专辑”的原始冲动,作品更像是“凭肌肉记忆复刻的演奏”。 豆瓣与微博等平台上,听众对其评价两极:有人称赞其“管弦乐部分成熟自然”“比Black Country, New Road今年的专辑更好”,也有人批评其“旋律太白”“人声单薄”“太空洞”“做作”。 总结 《Racing Mount Pleasant》是一张技术成熟、情绪细腻、编制宏大的独立摇滚专辑,展现了这支年轻乐队在编曲与声音设计上的巨大潜力。然而,它也被置于一个高标准的审视之下:在追求“经典感”与“电影感”的同时,是否能真正建立起属于自己的声音语言与情感核心,仍是他们未来需要面对的挑战。 Racing Mount Pleasant 是一支来自美国密歇根州安娜堡的独立摇滚乐队,成立于2022年,最初名为 Kingfisher,后于2025年更名为 Racing Mount Pleasant。乐队成员大多毕业于密歇根大学,是一支典型的校园出身、成长于DIY场景的“00后”新生代乐队。 乐队风格 Racing Mount Pleasant 的音乐风格融合了后摇滚(Post-Rock)、中西部情绪核(Midwest Emo)、独立民谣(Indie Folk)、室内流行(Chamber Pop)等元素,常被拿来与 Bon Iver、Explosions in the Sky、Black Country, New Road 等乐队比较。他们的作品以情绪内敛、编曲宏大著称,擅长用层层递进的旋律和丰富的器乐编排营造出一种“安静却震撼”的氛围。 发展历程 • 2022年,以 Kingfisher 名义发行首张专辑《Grip Your Fist, I'm Heaven Bound》,获得《密歇根日报》“成熟得惊人”的好评。 • 2025年4月,正式更名为 Racing Mount Pleasant,并发布首支单曲《Call It Easy》。 • 2025年8月15日,发行同名专辑《Racing Mount Pleasant》,该专辑历时三年、在六个不同录音空间完成,展现了他们在编曲与情绪表达上的成长。 成员构成(2025年) 乐队目前为七人编制,包括主唱、吉他、萨克斯、鼓、贝斯、弦乐和铜管等,具体成员如下: • Sam DuBose(主唱、吉他) • Samuel Uribe Botero(次中音萨克斯) • Connor Hoyt(中音萨克斯) • Callum Roberts(小号) • Casey Cheatham(鼓) • Tyler Thenstedt(贝斯) • Kaysen Chown(弦乐) 演出与特色 他们的现场演出极具沉浸感,常结合投影、灯光与空间设计,甚至会让观众坐下以营造专注氛围。2025年,他们曾为 Cameron Winter 开场,并将作为暖场乐队参与 Geese 的巡演。 总结 Racing Mount Pleasant 是一支极具潜力的新生代独立乐队,以学院派的音乐素养与DIY精神结合,创作出情绪细腻又不失张力的作品。他们的音乐适合喜欢情绪渐进、器乐丰富、歌词真诚的听众,是近年来美国独立音乐场景中值得关注的名字。

57分钟
99+
4个月前

Spurv - Brefjære

留声机records player

风格:器乐后摇滚/交响乐/室内乐/巴洛克清唱剧/后金属/氛围黑金属/北欧民谣与极简钢琴 情感:敬畏/哀悼/愤怒/渴望/和解/复苏 TRACK LIST * 00:00Krokete, rettskaffen * 05:19En brennende vogn over jordet * 14:41Som skyer * 20:06Under himmelhelvingen * 22:10Til en ny vår * 32:14Å vente er å endre * 35:06Urdråpene * 43:15Din pust fra stein Spurv – 《Brefjære》(2023.09.22,Pelagic Records) 一句话总结 这是一部以北挪威极地风光为背景、把“后摇滚+室内乐+合唱清唱剧”熔于一炉的八乐章叙事交响;乐队用 50 分钟完成了一次风、桦树、蝴蝶与山之间的神话对话。 核心概念 • 四主角:桦树、山、蝴蝶、风——各自代表不同的时间尺度(个体生命→文化记忆→地质纪元)。 • 结构:八首歌=八段独白,挪威语歌词由诗人 Ole Henrik Grøn 执笔,14 人合唱团与多位客座弦乐、铜管、打击乐手共同演出。 • 灵感:主创 Gustav Pedersen 搬到北极圈内 Tromsø,“望向窗外的桦树与山,想象它们会如何交谈”。 音乐走向 1. Kronkete, rettskafen(扭曲的正义) 弦乐与合唱的冰冷序章,瞬间把听众拉进极地风雪。 2. En brennende vogn over jordet(燃烧的马车掠过大地) Russian Circles 式的重型 riff+长号、钢片琴,铺陈山岳的峻烈。 3. Som skyer(如云) 单曲+MV;轻盈的滑动吉他、女声低吟,写风的流动与记忆传递。 4. Under himmelhvelvingen(苍穹之下) 男声独唱的短暂祈祷,像极光下的静默。 5. Til en ny vår(迎向新的春天) 全专情感顶点:10 分钟从极地长夜到冰河开裂,弦乐、合唱、三连击鼓层层攀升,被多家媒体评为“年度后摇滚单曲”。 6. Å vente er å endre(等待即改变) 噪声爆裂后转入温柔人声与钢琴的留白。 7. Urdråpene(远古的呼喊) Doom-laden 吉他+铜管,山与风的怒吼。 8. Din pust fra stein(你的呼吸来自岩石) 终曲:合唱退散,只剩冰川回响与心跳般的鼓点,桦树与山完成时间交接。 声音特征 • “极繁主义”——多层吉他、铜管、弦乐、钢片琴、钟琴、男女合唱轮番登场,“more is more” 是乐队信条。 • 动态极大:同一首歌可在 30 秒内从耳语到海啸。 • 语言:全部挪威语,但旋律与氛围已让语义成为次要的“声乐器”。 评价与影响 • Distorted Sound / At The Barrier / Noizze 一致给出 8-9/10,称其为“交响后摇滚的新标杆”。 • A Closer Listen 将其列为 2023 年度摇滚/后摇滚十佳第一名:“如果有所谓完美的后摇滚专辑,就是这张”。 • 中国首秀(2024 Offside Fest)演出曲目 80% 来自本专,现场合唱采样与 Tromsø 影像同步播放,引发社交媒体刷屏。 实体与数字 • LP/CD:Pelagic Records,180 g 双黑胶,内附完整挪威诗英译。 • Bandcamp:24-bit Hi-Res 下载,包含额外文字解读与现场照片。 一句话推荐 如果你曾想象过 MONO 的宏大、Sigur Rós 的冰雾、Godspeed You! 的末世感与一场巴洛克清唱剧同时发生在极光之下——《Brefjære》就是答案。 Spurv 是一支来自挪威奥斯陆的六人器乐后摇/后金属乐队,名字“Spurv”在挪威语中意为“麻雀”。 乐队成员 • Gustav Jørgen Pedersen(吉他,主创) • Herman Otterlei(吉他) • Hans-Jakob Jeremiassen(贝斯) • Simon Ljung(鼓手) • Eirik Ørevik Aadland(现场/录音吉他手) • Simen Eifring(长号手) 音乐风格与特色 Spurv 的音乐融合了后摇(Post-Rock)与后金属(Post-Metal)元素,风格宏大、情感浓烈,常以管弦乐、合唱与摇滚器乐交织出史诗般的氛围。他们的作品常被比作 MONO、This Will Destroy You 与 Sigur Rós 的结合,兼具交响摇滚的壮丽与北欧自然的神秘。 代表作品与专辑 • 《Brefjære》(2023):第三张全长专辑,被视为乐队创作的新高峰。专辑灵感来自北挪威的自然景观与神话,设想风、山、桦树与蝴蝶之间的对话,融合古典清唱剧与后摇结构,获得国际乐评高度赞誉。 • 其他专辑包括《Skarntyde》《Myra》等,逐步奠定其在欧洲后摇场景中的地位。 现场与影响 Spurv 以极具感染力的现场演出著称,常在挪威的客厅、画廊、书店等非传统场地演出,营造出亲密而震撼的聆听体验。2024年,他们首次在中国演出,参加了第二届 Offside 音乐节,获得热烈反响。 总的来说,Spurv 是一支将自然、神话与音乐深度融合的乐队,用宏大的器乐叙事探讨时间、生命与存在的意义。

45分钟
90
4个月前

顶级秘密 - 秘密对话

留声机records player

第三届Can festival参演乐队经典专辑介绍 这次是:顶级秘密 风格:器乐摇滚/后摇滚/实验摇滚/数学摇滚/氛围音乐/氛围电子/现代古典&室内铜管室内乐/极简主义/电子碎拍/Glitch 情感:“向光”的幻觉/“失重”的荒诞/“暴怒”与“悲怆”的合奏/“怀旧”的失真镜像/“和解”还是“重启”? TRACK LIST * 00:00重拾巡光(Rekindling Embers) * 05:40无日登陆(No Man's Land) * 12:06八荒旧梦(Wasteland Dreams) * 19:15鸦耳山寺(The Lost Raven) * 25:06柒岛(Our Prayer)纯享版 顶级秘密《秘密对话》专辑速览 ——一部用器乐写成的“五幕荒诞城市寓言” 1. 基本信息 • 发行时间:2023-04-28 • 介质:数字 / 实体 CD / 黑胶(西安独立厂牌「折光」发行) • 全长:42′39″,五首纯器乐曲,无一句人声 2. 概念与故事线 整张专辑被设计成一条首尾相接的环形叙事: ① 重拾巡光(10)→ ② 无日登陆(5、6)→ ③ 八荒旧梦(8、9)→ ④ 鸦耳山寺(1-4)→ ⑤ 柒岛(7) 数字顺序看似跳脱,却在末尾通过采样声与开头同一段吉他泛音完成闭环,象征“逃离-迷失-回望-顿悟-重启”的循环。 3. 音乐语言 • 骨架:传统后摇的爆炸动态(爆炸段落常拉到 130 dB) • 肌理: ‑ 小号 / 长号(特邀西安交响乐团铜管组) ‑ 颗粒感失真吉他 + 复古模拟合成器(ARP 2600) ‑ 采样:地铁站广播、城墙根下的秦腔吊嗓、雨夜出租车对讲机 • 节拍:大量 5/4、7/4 交替,鼓手若晨在〈八荒旧梦〉里用刷镲制造“沙尘暴”音墙 • 调式:E♭ 弗里吉亚 → C 利底亚的无缝转调,暗合“西北—东南”的城市地理意象 4. 视觉 / 文本彩蛋 • 封面是 3D 扫描的“老西安”拆迁废墟,UV 灯照射下会浮现手写坐标 34.3416° N, 108.9398° E • 内页二维码扫进去是一段 40 秒的黑白短片:一名戴防毒面具的骑手在钟楼环岛逆行,片尾字幕 “sad people get lost easily, so you’d better laugh”——致敬阿基·考里斯马基电影《The Other Side of Hope》 5. 推荐聆听顺序 若想体验“环形叙事”,可倒序播放 ⑤→④→③→②→①,会发现鼓组采样在反向时间线上拼成一句完整的摩尔斯电码:.—..- … -.-. .- .--. . 6. 评价与影响 • 豆瓣 2023 年度独立专辑榜 No.8,评分 8.7 • 《通俗歌曲》杂志称其“把西北荒漠的粗砺装进后摇的精密容器,再一把掀翻桌子” • 巡演票房:首轮 8 城全部售罄,北京疆进酒站黄牛票炒至原价 3 倍 一句话总结 如果说传统后摇像“情绪的浪涌”,《秘密对话》更像一部无声的地下电影:42 分钟里,你跟着一束微光在废墟里兜圈,最后发现那束光其实是你自己点的火。 顶级秘密 TOP SECRET 一支来自西安的独立器乐摇滚乐队,2009 年由吉他手 ZIC、杨白以 Emo-Punk 编制起家;2013 年因成员各奔东西而停摆;2019 年鼓手若晨加入,与两位元老重组,并陆续迎来贝斯手小崔、键盘手点点(鼓手的学生兼同学),形成今天的五人阵容 。 1. 音乐性格 • 风格标签:器乐摇滚 / 后摇 / 实验摇滚 • 关键词:大段旋律、复杂走向、动态爆裂与细腻留白交替 • 精神内核:直面幻灭的理想、与世界的角斗、逆风执炬的实验姿态 2. 发行作品 首张专辑《秘密对话》(2023.4.28) • 五首纯器乐曲,以 1-10 的数字暗线串起一个“不同世界”的闭环故事 ─ 重拾巡光(10) ─ 无日登陆(5、6) ─ 八荒旧梦(8、9) ─ 鸦耳山寺(1-4) ─ 柒岛(7) 3. 现场表现 乐队常驻西安及周边 Livehouse,也与花西、逆耳等团体举行联合专场「经纬折痕」,足迹已至北京、长沙等地 。现场以灯光与视觉投影强化“荒诞超现实城市”的意象,沉浸感强烈。 4. 在线收听 网易云音乐、小宇宙播客、Apple Music 均可搜索“顶级秘密 TOP SECRET”试听或购买数字专辑 。 一句话总结 顶级秘密把 Emo-Punk 的爆裂血液注入后摇的宽广肌理,再用老西安的粗粝与浪漫酿出一杯声音烈酒——他们仍在实验,仍在逆风执炬。

31分钟
99+
5个月前
EarsOnMe

加入我们的 Discord

与播客爱好者一起交流

立即加入

扫描微信二维码

添加微信好友,获取更多播客资讯

微信二维码

播放列表

自动播放下一个

播放列表还是空的

去找些喜欢的节目添加进来吧